Temporada 2024
abril
s t q q s s d
<abril>
segterquaquisexsábdom
25262728293031
123 4 5 6 7
8 9101112 13 14
151617 18 19 20 21
222324 25 26 27 28
293012345
jan fev mar abr
mai jun jul ago
set out nov dez
PRAÇA JÚLIO PRESTES, Nº 16
01218 020 | SÃO PAULO - SP
+55 11 3367 9500
SEG A SEX – DAS 9h ÀS 18h
26
nov 2015
quinta-feira 10h00 Ensaio Aberto
Ensaio Aberto: Karabtchevsky e Naughton


Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo
Isaac Karabtchevsky regente
Christina & Michelle Naughton


Programação
Sujeita a
Alterações
Nikolai TCHEREPNIN
O Reino Encantado, Op.39
Wolfgang A. MOZART
Concerto nº 10 Para Dois Pianos em Mi Bemol, KV 365
Heitor VILLA-LOBOS
Sinfonia nº 9
Igor STRAVINSKY
O Pássaro de Fogo: Suíte [Versão 1919]
INGRESSOS
  R$ 10,00
  QUINTA-FEIRA 26/NOV/2015 10h00
Sala São Paulo
São Paulo-SP - Brasil
Notas de Programa

 

Nikolai Tcherepnin foi aluno de Rimsky- Korsakov no Conservatório de São Petersburgo, onde mais tarde se tornaria professor de regência. Nos primeiros anos do século xx, Tcherepnin se destacou como maestro à frente de importantes formações como a Filarmônica de Moscou e a Orquestra do Teatro Mariinsky, chamando a atenção de Sergei Diaghilev, que o convidou para reger a estreia parisiense dos Balés Russos.


Era natural, portanto, que Diaghilev pedisse a Tcherepnin que escrevesse a música para seu novo espetáculo, baseado na lenda russa de Kashai, o imortal. Tcherepnin se retirou do projeto após compor a música da primeira cena, e sabe-se que Diaghilev ainda convidaria um ou dois compositores antes de achar aquele que se tornaria seu parceiro no audacioso balé O Pássaro de Fogo, Igor Stravinsky.


O Reino Encantado é construído como uma sucessão de pequenos episódios, em que diferentes instrumentos se destacam como solistas sobre delicadas formações orquestrais. O encadeamento harmônico é lento, provocando uma curiosa sensação de paz — bem diferente dos efeitos ritmicamente disruptivos criados por Stravinsky em sua célebre versão musical para a mesma lenda.

 


RICARDO TEPERMAN é editor da Revista Osesp e doutorando no Departamento de Antropologia Social da FFLCH-USP.  

 

 

Foi Gustav Mahler, que se considerava, não sem razão, o paladino da tradição sinfônica germânica, quem lançou a “maldição da Sinfonia nº 9”. Beethoven, em sua nona e última sinfonia, cujo questionamento da própria natureza da música instrumental estendeu sua influência até os compositores de hoje, teria chegado perigosamente perto de um conhecimento esotérico que nos é vedado; isso impediria outros compositores de transpor esta marca. O fato é que a centralidade da Nona de Beethoven na história da sinfonia gera uma carga simbólica e constitui uma espécie de marco, uma baliza que exige reflexão antes de ser transposta.

 

Enquanto essa reflexão impediu Sibelius de chegar a nove sinfonias, levou Bruckner, Mahler, Vaughan Williams e Milhaud a untarem suas nonas com a ameaça de iminente colapso e Hans Werner Henze a delirar grandeza numa sinfonia coral. Dois dos sinfonistas mais significativos do século xx, Shostakovich e Villa-Lobos, conscientemente escolheram, por diferentes razões, um caminho de estudada despretensão.

 

Não se espere que a despretensão de Villa-Lobos o tenha revertido ao bachianismo ou levado a buscar uma sonoridade esbelta e expressão enxuta. Isso não seria Villa-Lobos. Para ele, a sinfonia era uma forma arquetípica que obrigava o compositor a buscar um argumento sério, a deixar de lado os aspectos folcloristas mais óbvios, a buscar uma fisionomia portentosa e apropriada para grandes ocasiões. Em suma, Villa imaginava uma extensão do sinfonismo alemão pós-beethoveniano (mesmo que, em outras áreas de sua produção, a inclinação pelo sinfonismo francês e russo seja mais evidente). Essa aquiescência com a tradição, em seu projeto de criação de uma linguagem especificamente brasileira de música clássica, tornou-se dominante na década de 1950.

 

Villa-Lobos não poderia passar incólume pela marca das nove sinfonias; seu catálogo inclui, em coincidência beethoveniana, nove Bachianas Brasileiras, 17 quartetos de cordas e cinco concertos para piano. Ele esperou pela Sinfonia nº 10 — Ameríndia para nos brindar com uma sinfonia coral. Em sua Nona — assim como Beethoven em sua Oitava —, Villa-Lobos se serve de um disfarce. Ali está a propulsão nervosa, a espessa camada de atividade orquestral que flui de uma forma aparentemente descontrolada e reveste uma sucessão de temas de emoção arrebatada. Mas esta é sua sinfonia mais curta e com maior economia de ideias. Ainda que a orquestração — com madeiras triplas, harpa e uma ampla seção de metais e percussão —soe quimérica em comparação a um Haydn, a sinfonia pré- -beethoveniana é aqui sua inspiração formal.

 

O primeiro movimento é tão compacto que justificaria chamar-se a obra de sinfonieta. Ele aborda o ouvinte quase que num único fôlego, unificado pela propulsão rítmica de violoncelos, contrabaixos e tímpanos. Três ideias interligadas por rápidas e difíceis figurações flanqueiam o movimento, com uma pequena vírgula central que sugere um fugato inacabado. Todas são unificadas pela harmonização quartal, e Villa-Lobos mantém um seguro senso de direção ao inserir gradualmente acordes alterados e cromatismo. Esse é o tipo de construção que lembra um brinquedo mecânico, tão frequentemente utilizada por Haydn em suas sinfonias do período intermediário.


O gesto unificado também caracteriza o “Adagio”. Toda a mágica ambientação orquestral, marca registrada de Villa-Lobos, está presente desde a introdução, que brota das profundezas dos baixos e do clarone para um tema de sabor modal nas trompas, ampliado gradualmente por trompetes, madeiras e violinos. Uma seção de transição cria algum contraste pela instabilidade harmônica, para dar lugar a uma recapitulação modificada.


Os melhores momentos das sinfonias de Villa-Lobos parecem estar nos movimentos centrais, e aqui o “Scherzo” é um exemplo bastante persuasivo. Ele é formado por uma sucessão de ideias vagamente interrelacionadas, todas elas em forma de ostinato rítmico, que se sucedem numa espécie de carrossel dançante; ecos de Respighi, Ravel e Dukas ressoam aqui e ali. Quando essa energia atinge um ponto de esgotamento, o compositor tira um coelho de sua cartola e produz um desfecho na forma de recapitulação abreviada.


O início do último movimento deixa ainda mais explícito o uso do modelo do século xviii, num pastiche temático que parece pular das páginas de Pulcinella, de Stravinsky. Ele acompanha tangencialmente a forma clássica de rondó, com pulsação e andamento constantes ao longo do movimento. Os episódios contrastantes, como na Sinfonia Júpiter de Mozart, são elaborados sobre uma intricada base de contraponto.


A Sinfonia nº 9, dedicada à companheira Mindinha, foi composta em 1952, atendendo a uma encomenda da Orquestra de Filadélfia, que a estreou — segundo o catálogo do Museu Villa-Lobos - no mesmo ano, sob a regência de Eugene Ormandy.

 

O Pássaro de Fogo foi a obra que fez de Stravinsky uma celebridade internacional, em 1910. A peça descende diretamente do orientalismo da Rússia profunda, algo proposto por Rimsky-Korsakov, que foi professor de Stravinsky e se opunha ao perfil mais cosmopolita de Tchaikovsky.


Diaghilev, o diretor dos Balés Russos, queria, para sua primeira temporada em Paris, uma obra baseada num conto tradicional, que lhe desse ampla margem para coreografias, cenários e figurinos exóticos. Após várias tentativas, confiou a encomenda ao jovem Stravinsky, então com 27 anos. A estreia, com coreografia de Fokine e décor de Léon Bakst, foi um sucesso estrondoso. Anos mais tarde, Stravinsky contaria sua falta de afinidade com a música descritiva, chamando a montagem de “Rússia tipo exportação”.


No roteiro do balé, o príncipe Ivan se vê perdido no reino de Kashai, o Imortal, que mantém princesas prisioneiras e transforma intrusos em pedra. Ivan consegue aprisionar um pássaro encantado, que troca sua liberdade por uma pena que lhe dará proteção. Ivan confronta Kashai, é aprisionado, mas consegue salvar-se conjurando o pássaro de fogo com a pena. O pássaro ajuda Ivan a encontrar o ovo que guarda a alma de Kashai. Ao quebrar o ovo, Ivan vence Kashai e desfaz seus encantos, casandose com uma das princesas.


A partitura original dura 45 minutos, mas Stravinsky preparou, ao longo de sua carreira, três suítes para apresentação em concerto. Dessas, a de 1919 é a mais frequentemente tocada.


FÁBIO ZANON é violonista e professor da Royal Academy of Music de Londres. Autor de Villa-Lobos (Coleção “Folha Explica”, Publifolha, 2009). Desde 2013, é o coordenador artístico- pedagógico do Festival de Inverno de Campos do Jordão.

 

 

PROGRAMA

 

NIKOLAI TCHEREPNIN [1873-1945]

 

O Reino Encantado, Op.39 [1910]
14 MIN


FELIX MENDELSSOHN-BARTHOLDY [1809-47]
Concerto nº 1 Para Piano em Sol Menor, Op.25 [1830-31]
- Molto Allegro Con Fuoco (Attacca)
- Andante (Attacca)
- Presto — Molto Allegro e Vivace
21 MIN

HEITOR VILLA-LOBOS [1887-1959]
Sinfonia nº 9 [1952]
- Allegro
- Adagio
- Scherzo
- Allegro Giusto
20 MIN


IGOR STRAVINSKY [1882-1971]
O Pássaro de Fogo: Suíte — [Versão 1919]
- Introdução
- O Pássaro de Fogo e Sua Dança
- Variação do Pássaro de Fogo
- Dança Circular das Princesas
- Dança Infernal do Rei Kashai
- Berceuse [Cantiga de Ninar]
- Final
22 MIN